sábado, 3 de diciembre de 2011

TRÁNSITO 7 - SANTI

Una Danza Cósmica...

Las estrellas saltarinas brincan sin parar,
Mi corazón, sorprendido, palpita el verla danzar,
Tiemblo, imploro y palidezco ante su despertar,
Mil soles giran aguerridos y ella sin pestañear,
Luz de mis pensamientos en el infinito más profundo me tendrás.

Santi


sábado, 7 de mayo de 2011

LA FAMILIA DE LAS CUERDAS!!!




EL VIOLÍN...


El violín es el más pequeño, y a la vez el más agudo de los instrumentos de cuerda frotada. Se compone de cuatro cuerdas afinadas en las siguientes alturas:

La posición para tocar el violín es apoyando el mismo en el hombro, y sujetándolo contra la barbilla, para lo cual tiene la "barbada".

Se compone de cuatro cuerdas. En los violines antiguos las cuerdas eran de tripa. Hoy pueden ser también de metal o de tripa entorchada con aluminio, plata o acero. Asimismo, el arco es una vara estrecha, de curva suave, y construida de madera de palo de brasil de unos 77 cm de largo, y de una cinta de 70 cm formada por entre 100 y 120 crines de cola de caballo.

El violín es el instrumento más barato de su familia, pero también es el que llega a los precios más desorbitados.
Existen violines de diferentes tamaños, para adaptarse a las diferentes personas que lo toquen. Así, un 4/4, es un violín de tamaño stándard para adulto, habiendo también 3/4, 2/4 y 1/4 para los niños.

El violín se lee principalmente en clave de Sol.

En la imagen de la izquierda puedes observar la tesitura del violín.


LA VIOLA...


La viola es un instrumento similar en cuanto a materiales y construcción al violín, pero de mayor tamaño y proporciones más variables. Su sonoridad se sitúa entre los graves del violín y el agudo sonido del violonchelo y el contrabajo. Es considerada como el Contralto o el Tenor Dramático de la familia de las cuerdas.

Las cuerdas de la viola también están afinadas por intervalos de quinta: do, sol, re, la.

Su timbre es muy bello aunque con tinte dulcemente opaco. Su tesitura central es la mejor y la que mejor conserva su verdadero carácter. Al igual que el violín, se sostiene con el brazo izquierdo en posición horizontal, y se apoya su caja armónica de la misma manera que éste, o sea debajo de la barbilla.

El papel de la viola es fundamental en la orquesta ya que da profundidad y apoyo a la armonía, la hace rica y aterciopelada.
viola
Para su lectura musical emplea las claves de do en tercera línea y (cuando las notas son muy agudas), en clave de sol.

Su extensión es de más de tres octavas. Como todos los instrumentos de cuerdas frotadas por el arco, empleando armónicos naturales y artificiales su ámbito es mayor.....







EL VIOLONCHELO (CELLO)


El violonchelo es un instrumento que proviene de la antigua Viola da gamba. Su afinación corresponde a una ocatava más grave que la de la viola, estando sus cuerdas afinadas también por quintas, en las siguientes alturas: Do1 - Sol1 - Re2 - La2. Le corresponde el puesto de registro intermedio entre la Viola y el Contrabajo.

Su estructura y su forma corresponden proporcionalmente a las del violín, aunque, como hemos visto en páginas anteriores, no se tocan de la misma manera. El Violonchelo se apoya en el suelo, y se toca sentado, colocado entre las piernas.

El violoncelo fue en un principio el bajo de la familia de la Viola da braccio. En el siglo XVIII suplantó a la Viola da gamba de registro tenor y se transformó en un instrumento solista.

En la imagen de la derecha puedes observar la tesitura del violonchelo.

Por el registro que tiene, es un instrumento fundamental en las orquestas y en los cuartetos de cuerda, ya que sostiene la base armónica.


EL CONTRABAJO



El contrabajo, el mayor y más profundo miembro de la familia del violín, fué desarrollado en el siglo XVI procedente del violone, la viola contrabajo. Es el instrumento más grave de la familia de la cuerda desde finales del siglo XVI. El término se asoció antiguamente a la tesitura de la voz humana, indicando la voz más baja del hombre.

Dos características de la familia de las violas se encuentran en el diseño del contrabajo 1º: los hombros son más caidos; 2º: la parte posterior del instrumento es más plana. Esto permite al músico, que debe estar de pié o sentado en un taburete alto, alcanzar todo el instrumento y, en particular, poder tocar las notas al final de la tastiera, cerca del puente. Suele utilizarse mucho la técnica del pizzicato.

El contrabajo es un instrumento transpositor y todas las notas escritas suenan una octava más baja.El escribir una octava más alta que el sonido real, es claramente necesario para evitarse líneas adicionales debajo de los pentagramas.

Su uso no se generalizó en la orquesta hasta principios de siglo XVII, cuya función era sonar a la octava inferior del violonchelo ya que su sonido es potente y se oye mejor que otros instrumentos de la época, por ejemplo el clave. Es un instrumento fundamental en la música moderna y el jazz....


EL PIANO


El piano (palabra que en italiano significa "suave", y en este caso es apócope del término original, "pianoforte", que hacía referencia a sus matices suave y fuerte) es uninstrumento musical clasificado como instrumento de teclado de cuerdas percutidas por el sistema de clasificación tradicional, y según la clasificación de Hornbostel-Sachs es un cordófono simple. El músico que toca el piano recibe el nombre de pianista.


Está compuesto por una caja de resonancia, a la que se ha agregado un teclado, mediante el cual se percuten las cuerdas de acero con macillos forrados de fieltro, produciendo el sonido. Las vibraciones se transmiten a través de los puentes a la tabla armónica, que los amplifica. Está formado por un arpa cromática de cuerdas múltiples, accionada por un mecanismo de percusión indirecta, a la que se le han añadido apagadores. Fue inventado en torno al año 1700 por el paduano Bartolomeo Cristofori. Entre sus antecesores se encuentran instrumentos como la cítara, el monocordio, eldulcémele, el clavicordio y el clavecín.


A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de pianos, pero los más comunes son el piano de cola y el piano vertical o de pared. La afinación del piano es un factor primordial en la acústica del instrumento y se realiza modificando la tensión de las cuerdas de manera que éstas vibren en las frecuencias adecuadas....


EL PIANO ELECTRÓNICO


Es muy parecido al piano normal; lo único diferente es que el sonido proviene de medios de síntesis electrónica....

jueves, 5 de mayo de 2011

GENEROS Y SUBGENEROS MUSICALES


Ahora, delinearemos a grandes rasgos el género no docto o popular, aunque la distinción entre ambos no es fácil y la verdad es que la división es más bien con fines de clasificación y estudio, pero la música es una. Nuevamente debemos hacer una distinción, ya que por música popular nos referimos al subgénero del "pop" y también a todos los estilos musicales de tipo más accesible al público en general.


En cuanto al subgénero del pop, aunque siempre ha estado presente en todas las culturas, es en la época más reciente donde se habla de la música pop propiamente tal, masificada por los avances en los medios de comunicación y la reciente globalización. El pop tiene sus raíces en la música folk (estilo moderno con influencias folclóricas tradicionales, como en el caso de Bob Dylan) y la cultura negra; esto sumando a la moda o las tendencias de una época, traducido en melodías simples y pegajosas nos dan como resultado el pop. Destacan para el género en orden cronológico Frank Sinatra, Los Beatles, Carole King, Neil Diamond, Steve Wonder, los Beach Boys, los BeeGees, Billy Joel, Elton John, los Eagles, Michael Jackson, Madonna (por supuesto), Abba y The Police. Los fenómenos más recientes son las Spice girls, los New Kids on the Block, Backstreet Boys, y Britney Spears, todo un icono para las adolescentes.


Un género de música popular que ha tenido importantes influencias en el pop, el jazz y el rock, son los Blues, cuyas raíces se encuentran en los ritmos africanos y las melodías de los "Spirituals" Afro-americanos. No podemos dejar de mencionar a Robert johnson (icono de los Delta Blues, originarios de Misisipi) y a B.B.King, ambos dotados guitarristas. Para los más fanáticos se recomienda la película "Encrucijada" o en inglés "Crossroads", con la música de Johnson y las interpretaciones del guitarrista contemporáneo Steve Vai.


Por otro lado tenemos al jazz, también de raíces africano americanas, considerado la primera forma original de arte desarrollada en los Estados Unidos. Sus características son es uso de notas sincopadas, el "swing" y la improvisación. Puedes encontrar un artículo especialmente dedicado a esta forma en nuestro sitio.


El rock and roll, que aprovechó aportes de todos los géneros mencionados anteriormente fue una verdadera revolución en su época, y cuyos ritmos y variaciones actuales son conocidos simplemente como rock. Se debate sobre la primera grabación "pura" de este género, pero en sus inicio es indiscutible que destacan Bill Halley y sus cometas, el legendario Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard.


Uno de los géneros populares más actuales corresponde a la música electrónica, que tiene sus inicios ligados a el desarrollo del sintetizador, un instrumento que permite la generación de sonidos electrónicos, brindando alternativas más allá de los instrumentos tradicionales. En la década de 1970, músicos como Jean Michel Jarre y Kitaro sentaron las báses para la electrónica de hoy en día, y otros subgéneros como el New Age, por ejemplo. Destaca esta forma orientada al baile en sus versiones como el Tecno, Trance y House.....


En la actualidad la pasión por la música en el ser humano ha sido avivada aún más por medio de una serie de innovaciones tecnológicas. Sin mencionar a los dispositivos de reproducción, la tecnología de almacenamiento ha sufrido una increíble revolución con el desarrollo de la computación y en particular el formato Mp3, que se ha masificado permitiendo a los individuos guardar en computadoras y dispositivos especializados una gran cantidad de obras musicales. Nunca en la historia fue tan fácilmente accesible el arte musical de todos los tiempos para una persona; los efectos de este fenómeno están aún por verse, y es mucho lo que se especula....


Como hemos podido apreciar en este recorrido por el apasionante mundo de la música, esta siempre ha estado con nosotros y lo seguirá estando, ya que es parte inseparable de lo que somos como seres humanos. Además hemos visto que por un lado es atemporal, siempre vigente y válida, y además una representación fidedigna de épocas y sentimientos particulares de la historia.


¿QUE ES LA MUSICA?


Por increíble que parezca, los últimos hallazgos confirman que los conceptos de la armonía (varías notas tocadas a la vez) ya se encontraban presentes en la música prehistórica (por ejemplo la música encontrada en escritura cuneiforme con data de más de 4.000 años en la ciudad da Ur, en Mesopotamia la incorporaba). Durante la prehistoria la música formaba parte de celebraciones y rituales, lo que no difiere mucho de los usos que se le da hoy en día. De hecho, nuestro sistema nervioso es prácticamente el mismo, por lo que aquello que emociona al ser humano es de naturaleza universal.


Las teorías de los antiguos filósofos griegos concuerdan con las especulaciones de los eruditos en la época medieval, definiendo a la música como un conjunto de tonos ordenados de manera horizontal (melodías) y vertical (armonía). Este orden o estructura que deben tener un grupo de sonidos para ser llamados música esta por ejemplo presente en las aseveraciones del filósofo Alemán Goethe cuando la comparaba con la arquitectura, definiendo a la última como "música congelada". La mayoría coincide en el aspecto de la estructura, pero algunos teóricos modernos difieren en que el resultado deba ser placentero o agradable. Para comprender el desarrollo de esta maravillosa forma de arte, exploraremos su evolución en occidente, tanto en su tradición clásica o docta y sus formas populares.


A medida que la cultura se fue desarrollando, algunas formas musicales fueron siendo dominantes, para terminar caracterizando la música de una época determinada. Es asi como de las formas prehistóricas de la música llegamos a la música medieval, a partir del año 476 (caída del imperio romano) hasta el año 1450 (el Renacimiento). La forma más popular en esta época son los famosos cantos gregorianos, solos monofónicos interpretados tradicionalmente por monjes, que incluso gozan de gran popularidad como música cristiana hasta el día de hoy por sus cautivantes y repetitivas melodías que inspiran un aire místico.


Con la llegada del Renacimiento, entre 1450 y el año 1600, se hace común una instrumentación más compleja y se introduce el concepto del bajo como base. Uno de los instrumentos destacados de la época es la viola da gamba (viola de piernas), que siguió siendo utilizada hasta el barroco; este tipo de viola no es como la perteneciente a la familia de los violines (cuyo nombre en realidad es viola da braccio o de brazo), sino que es algo así como una mezcla entre una guitarra (tiene trastes o separaciones) y un violonchelo. Este instrumento se fabricaba en varios tamaños, siendo el bajo el más popular, inmortalizado en la actualidad con la película "Todas las Mañanas del Mundo", sobre el uso de este instrumento en las cortes de Francia.


Luego, entre el año 1600 y 1750 llegamos al barroco, en donde se refina la estructura y sobretodo los "adornos" interpretativos de la música. Es en esta era en donde se populariza y se afianza la opera como forma musical. El órgano a tubos y el clavecín eran norma en los teclados de la época, y las antiguas violas da gamba fueron reemplazadas por los instrumentos de la familia del violín, con un sonido más potente, apto para salones y presentaciones de mayor envergadura. Los músicos destacados son J.S.Bach (como no mencionar su Arte de la Fuga, las Partitas para Violín solo y la Pasión Según San Mateo), George Friederich Händel, Antonio Vivaldi (popular hasta hoy con sus cuatro estaciones) y Claudio Monteverdi.


Avanzando por la línea del tiempo llegamos al período clásico, y en este punto conviene detenernos y aclarar un importante concepto: ¿Qué es la música clásica? Estrictamente, corresponde a la música docta compuesta entre 1730 y 1820, pero el uso común y también aceptado de este nombre es para toda la música docta del barroco en adelante, incluso hasta nuestros días con las composiciones de músicos doctos contemporáneos (por ejemplo John Williams, que lo podemos reconocer en su inolvidable sound track para la Guerra de Las Galaxias, realmente espectacular). En el período clásico (1730-1820) se establecieron muchas convenciones en cuanto e estilo y forma, y en cuanto a los instrumentos utilizados, destaca el favorecimiento del piano (cuyo nombre completo es "piano forte") frente al clavecín. Los músicos infaltables de esta época son Ludwig van Beethoven (en su primera etapa de composiciones) y Wolfgang Amadeus Mozart. Además destacan Joseph Haydn y Muzio Clementi.


Durante el período romántico, entre 1815 y 1910, se definieron con precisión los cánones y técnicas de interpretación, y se formalizaron instituciones para la enseñanza y diseminación de la música por Europa. Para los compositores del período, lo importante era emplear la emoción, los sentimientos y la intuición para expresar las verdades más profundas. Entre los compositores tenemos a Franz Schubert, a Rossini, al increíble pianista Franz Liszt, a Felix Mendelssohn, a Chopin y a Berlioz. Toda una estirpe de impresionante música. Además están Robert Schumann, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, y para los amantes del violín tenemos al mayor prodigio de todos los tiempos, a Niccolo Paganini; tal era la habilidad de este violinista, que se pensaba estaba poseído por fuerzas sobrehumanas.


La música moderna, entre 1905 y 1985, es una consecuencia de la crisis y el rompimiento de los valores tradicionales en las artes, tendencia global caracterizada por la fe en el progreso y la ciencia; la idea es básicamente romper los moldes antiguos y comenzar algo nuevo. La verdad es que la música clásica o docta de este punto en adelante no es tan accesible como la de épocas anteriores, por su aire abstracto y más intelectual. Nombres que podrían sonar al auditor actual son los de Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky (cuya Consagración de la Primavera es bastante popular), Alan Berg y Bela Bartók....


Por último, en lo que es la música docta llegamos a lo que se conoce como música contemporánea, del siglo XX a la actualidad. Como mencionamos, el público general se inclina por los períodos barroco al romántico, por ser más accesibles y "agradables" a la audición. Afortunadamente, como en realidad la buena música nunca pasa de moda podremos disfrutar siempre de recreaciones de las composiciones de estos tiempos pasados.......


lunes, 2 de mayo de 2011

EL SINTETIZADOR MUSICAL

* * *


Un sintetizador es un instrumento musical electrónico (o por software) para producir sonido generado artificialmente (o manipularlo), usando técnicas de síntesis aditiva, substractiva, de modulación de frecuencia, de modelado físico o modulación de fase, para crear sonidos. Con esta máquina (real o virtual) se pueden crear nuevos sonidos, así como, reproducir los de los llamados instrumentos musicales “convencionales” conocidos. La forma de la onda generada es alterada en su duración, altura y timbre, mediante el uso de dispositivos tales como: amplificadores, mezcladores, filtros, reverberadores, secuenciadores, retardadores y moduladores de frecuencia…


El primer sintetizador, como tal, apareció en 1955. Fue desarrollado por Olsen y Belar en la Radio Corporation of America (RCA) en Princeton. Estaba destinado a investigar las propiedades del sonido y no a ser un instrumento musical. Varios compositores, gracias a esta herramienta, se interesaron en ampliar las posibilidades de producción de sonidos y en controlar todos los aspectos de la música. Entre ellos destacaron Milton Babbitt, Marion Davido, Morton Subotnik y Charles Wuorinen.


El sintetizador analógico más conocido fue el MOOG MODULAR SYSTEM. Un artilugio aparentemente sencillo (y “transportable”) e indicado hasta para el uso doméstico, que recibió su nombre del ingeniero estadounidense (y músico de formación) Robert Albert Moog (23 de mayo de 1934, 21 de agosto de 2005), quien desarrolló el primer prototipo en 1964. Se manejaba con uno o más teclados. Con este extraordinario artefacto era posible crear un número casi infinito de sonidos y podía imitar cualquier otro instrumento convencional conocido.


El sintetizador tiene la particularidad (cosa que ningún otro instrumento está capacitado) de generar sonidos que superan la capacidad de los instrumentos “convencionales”, tanto armónicos (sonidos musicales de instrumentos acústicos o electrónicos/electromecánicos, gorgoteos, silbidos,...etc.) como inarmónicos (ruidos de máquinas, atmosferas, sonidos de la naturaleza,…etc.) y, a su vez, pudiéndose combinar con los que captan los micrófonos electroacústicos. El resultado obtenido, desde la pura creatividad e imaginación, no tiene parangón.


Además de su utilidad en la composición, los sintetizadores se utilizan para adaptar (e interpretar) música instrumental, como en las conocidas grabaciones de Johann Sebastian Bach que Walter Carlos realizó en 1969 (y hasta el día de hoy). Bandas sonoras (orquestales) para películas, de conocidos compositores/interpretes como Hans Zimmer y Vangelis, han sido íntegramente producidas por sintetizadores. El sintetizador Moog fue seguido por otros de diseño similar de empresas como ARP, Buchla, Putney, Roland, Yamaha,…etc.


Entre 1960 y 1980 se fabricaron aparatos más reducidos y compactos en tamaño que usaban microprocesadores, con lo que se hizo posible la grabación y procesado digital del sonido.


Han utilizado (y se utilizan de forma abrumadora) estos instrumentos tanto músicos de formación clásica como grupos de música pop, rock, folk,…etc.


En la actualidad la tecnología digital, a nivel de la síntesis del sonido, se ha impuesto de forma definitiva.



Santiago Peña


* * *


martes, 29 de marzo de 2011

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

* * *


Al estudiar los instrumentos musicales, es frecuente encontrarse con la clásica división de los instrumentos en tres familias: viento, cuerda y percusión. Este sistema, aunque muy aceptado, es poco preciso, y así, por ejemplo se incluyen en percusión tanto los instrumentos propiamente percutidos como cualquier otro que simplemente no sea de cuerda ni de viento.



Clasificación Clásica o Tradicional


Viento: Los instrumentos de viento generan un sonido cuando se hace vibrar una columna de aire dentro de ellos. La frecuencia de la onda generada está relacionada con la longitud de la columna de aire y la forma del instrumento, mientras que la calidad del tono del sonido generado se ve afectada por la construcción del instrumento y el método de producción del tono.


Cuerda: Los instrumentos de cuerda generan un sonido cuando la cuerda es pulsada. La frecuencia de la onda generada (y por ello la nota producida) depende generalmente de la longitud de la porción que vibra de la cuerda, la tensión de cada cuerda y el punto en el cual la cuerda es tocada; la calidad del tono varia en función de cómo ha sido construida la cavidad de resonancia.


Percusión: Los instrumentos de percusión crean sonido con o sin afinación, cuando son golpeados, agitados o frotados. La forma y el material de la parte del instrumento que es golpeada y la forma de la cavidad de resonancia, si la hay, determinan el sonido del instrumento.




Obviamente, esta clasificación tiene bastantes defectos, y si bien es cierto que podría ser adecuada para una primera introducción al estudio de los instrumentos musicales, no sería apropiada para la realización de un estudio más profundo.


Brevemente, cabe señalar que los defectos de dicha clasificación radican en que está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, y, además, clasifica los instrumentos de manera bastante ilógica: atendiendo al cuerpo sonoro en el caso de las cuerdas, a la fuerza activante en los vientos y a la acción que produce el sonido en el caso de la percusión. Esta variedad de principios ordenadores conlleva desorganización y confusión y, además, excluye muchos instrumentos primitivos y los instrumentos eléctricos. Y estos problemas, como es de esperar, no solo aparecen al clasificar los instrumentos formales, sino también al aplicarla a los informales. Algunos musicólogos, para paliar las carencias de las que adolece, añaden a la clasificación tradicional las siguientes categorías.


Voz: La voz humana es un instrumento en sí mismo. Un cantante genera sonidos cuando el flujo de aire de sus pulmones hace vibrar las cuerdas vocales. La frecuencia es controlada por la tensión de las cuerdas vocales y la calidad del tono por la forma del tracto vocal. La voz permite generar un amplio rango de sonidos.


Teclados: Los instrumentos de teclado son instrumentos de viento (órgano), cuerda (clavicordio), percusión (piano) o electrónicos (sintetizador) que son tocados utilizando un teclado, de forma que cada tecla genera uno o más sonidos. Muchos instrumentos de teclado tienen otros medios (pedales en el caso del piano, paradas en el caso del órgano) para alterar esos sonidos.


Electrónicos: Los instrumentos electrónicos generan sonido por medios electrónicos. Generalmente imitan a otros instrumentos en su diseño, especialmente a los instrumentos de teclado. En 1914, los musicólogos Erich M. Von Hornbostel y Curt Sachs idearon una clasificación mucho más lógica que pretendía englobar a todos los instrumentos existentes.



Esta clasificación es mucho más precisa, ya que tiene en cuenta los principios acústicos que hacen sonar a los diferentes instrumentos. Así, se establecen cinco grandes clases de instrumentos musicales, que a su vez se dividen en grupos y subgrupos:


Aerófonos: utilizan el aire como fuente de sonido. Se subdividen en aerófonos de columna (constan de un tubo sonoro cuya columna aérea actúa como cuerpo sonoro y determina la frecuencia de los sonidos emitidos más que el dispositivo de excitación) y aerófonos libres (la frecuencia del sonido depende del dispositivo que excita la columna o masa de aire, que actúa sólo como resonador). El aire incluido en una cámara puede ser puesto en movimiento al ser empujado soplando hacia un bisel (flautas), por la vibración de una lengüeta batiente (oboes y clarinetes) o libre (armónicas), o bien de los labios del ejecutante. Algunos instrumentos actúan directamente en el aire circundante (roncadores).


Cordófonos: el sonido es producido mediante una o varias cuerdas en tensión. Se suelen subdividir en cuatro categorías según el modo de excitación: punteados con los dedos o con ayuda de un plectro (arpas, guitarras, bandurrias, laúdes, vihuelas, salterios, clavecines), frotados con un arco (violines, etc.), o golpeados con macillos (pianos, tímpanos...).


Idiófonos: están formados por materiales naturalmente sonoros. Se los subdivide según el modo de excitación: percutidos, punteados, sacudidos, frotados, raspados... (campanas tubulares, xilófono...).


Membranófonos: producen sonido mediante una o más membranas tendidas sobre sus correspondientes aberturas (son, básicamente, los tambores, aunque también otros instrumentos, como el mirlitón o el kazoo).


Electrófonos: el sonido se produce y/o modifica mediante corrientes eléctricas. Se suelen subdividir en instrumentos mecánico-eléctricos (mezclan elementos mecánicos y elementos eléctricos) y radio-eléctricos (totalmente a partir de oscilaciones eléctricas).



A continuación se muestra más detallada con dicha clasificación: Clasificación de los instrumentos por Sachs y Hornbostel


AERóFONOS El sonido se produce al vibrar una COLUMNA DE AIRE. Boquilla o embocadura Tuba, Trompa, Trompeta, Trombón, Helicón, Bombardino, Corneta, Serpentón, Sousafón Bisel Flauta travesera, piccolo Lengüeta simple Clarinete, Saxofón Lengüeta doble Oboe, Corno inglés, Fagot, Contrafagot, Tenora Lengüeta libre Armónica, acordeón Mixta órgano de Iglesia, gaita gallega


CORDóFONOS El sonido se produce al vibrar una CUERDA tensa. Frotada Violín, viola, violonchelo, contrabajo, Viola da gamba, viola da braccio Pulsada o pellizcada Guitarra, laúd, bandurria, balalaika, banjo, ukelele, timple, guitarrico, guitarrón, vihuela, Cítara, salterio, arpa, clave Percutida con teclado Piano, clavicordio


IDIóFONOS El sonido se produce al vibrar el PROPIO CUERPO del instrumento. Entrechoque Claves, Castañuelas, látigo, platillos, crótalos (címbalos antiques) Golpeados o percutidos Triángulo, plato, caja china, instrumentos de láminas (xilófono, marimba, glockenspiel (lira o campanas), celesta, metalófono, vibráfono), campanas, cencerros, tamtam, gong, litófonos, agogó, campanillas, glockenspiel de cristal Sacudidos Sistro, sonajero de discos (pandereta de varilla), cabasa, cascabeles, pandereta, maracas, tubos (chócalo) Raspados Güiro, matracas, raspador de madera Punteados Caja de música, arpa de boca (guimbarda o birimbao) Frotados Armónica de cristal, Serrucho Soplados Piano chanteur (varillas con recipientes de vidrio)


MEMBRANóFONOS El sonido se produce al vibrar una MEMBRANA. Percutidos Timbales, Tambor, pandero, Bombo, caja de redoble, bongós, congas (tumbas o tumbadoras), tomtom Frotados Tambores de fricción, zambomba Soplados Mirlitón, silbato, matasuegras, kazoo


ELECTRóFONOS El sonido se produce por medios ELéCTRICOS. Instrumentos tradicionales Piano eléctrico, saxo midi, gaita midi, Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico. Nueva construcción Sintetizador, Ondas Martenot, Theremin.



Para finalizar, únicamente comentar que existe una tercera clasificación, muy seguida en el este de Asia, en la que los instrumentos se clasifican atendiendo a sus materiales de construcción: metal, madera, barro, cuero, etc.



* * *

ARMONÍA CELESTIAL - NUEVOS HORIZONTES

Opiniones y reflexiones acerca del uso de sintetizadores y samplers

* * *

Creo que la música es ciencia, y que la música y la tecnología están muy unidas para adentrarse más y más en los secretos del sonido y en las maravillas de la combinación de la ley universal y las dimensiones. Esto debe sonar ridículo, pero es cierto, necesitas adentrarte más y más en los instrumentos actuales y en las máquinas que pueden producir sonidos. Ocurre como con los radares y antenas que están recibiendo más y más información del espacio, podemos hacer lo mismo con la música, con los instrumentos mejorados.



Vangelis Papathanassiou (1943). Compositor electrónico griego.

Entrevista a New Hi-Fi Sound (1989). Reino Unido.






Los instrumentos acústicos que conocemos tan bien, como el violín o el arpa, fueron inventados al comienzo del siglo XVII, y el piano algo después, pero todos ellos fueron creados por luthiers de la época que trabajaban estrechamente con los compositores. Los compositores decían "Intenta construirme un instrumento como el violín, porque necesito esta clase de sonido". Ahora, no tengo nada contra los instrumentos acústicos, obviamente. Pero si pretendemos una nueva música adaptada a nuestro tiempo y no trabajamos con nuestros luthiers para crear nuevos instrumentos, sólo significará que somos menos inteligentes que los compositores de hace tres siglos.



Jean Michel Jarre (1948). Compositor francés.

Entrevista de 1977. Alemania.





Componer con la computadora, una vez se sabe bien cómo hacerlo, es una grandiosa aventura. La capacidad de procesamiento para cada parámetro musical es imponente. Cuando se ha trabajado con ella, es difícil volver a la grabadora de cinta. El milagro que el ordenador hace posible es que puedes actuar como compositor, intérprete de los instrumentos, director de la orquesta, e ingeniero de grabación, ¡todo ello con tan sólo pulsar botones!"



Constance Demby (1939). Compositora electrónica estadounidense.

Entrevista a Amazing Sounds (1996).Internet.






Para mí, la frase "estos sintetizadores son máquinas pero no instrumentos" es un total disparate. Una tontería. Primero, no existen diferencias en cuanto a material y confección. Los sintetizadores así como los violines están hechos a partir de materiales que se encuentran en la Tierra. Los cristales y el cobre son tan normales como la madera o las colas de caballo. En el pasado Stradivarius utilizó muchos artilugios y trucos para que sus instrumentos tuvieran un sonido específico. En su época modificaron su forma de trabajar con la ayuda de ácidos, temperatura, y laca... y si observo la actual escena de guitarras de rock, sólo veo un montón de aparatos de efectos y diferentes amplificadores que no tienen mucho que ver con un sonido "natural" de guitarra. Estos argumentos sólo contra los sintetizadores son idiotas. Es decir, ¿acaso una guitarra o un violín han crecido en los árboles? Dado que todos estos instrumentos no hacen música por sí mismos, lo mismo es aplicable a un sintetizador. Ambos instrumentos, tanto el violín como el sintetizador, necesitan al músico. Es secundario si rozo con un arco sobre el violín, o si toco una tecla y doy de este modo el impulso al sonido. En ambos casos debo hacerlo con cuidado para que la música suene como yo quería que sonara. No existen diferencias en la representación sistemática. Las únicas diferencias están en la forma de manejar la herramienta y en la técnica. Mientras la guitarra llora suavemente a causa del punteo o arqueo de las cuerdas, el violín suena por la presión del arco de pelo de cola de caballo... el sintetizador crea el sonido por la presión sobre una tecla.



Klaus Schulze (1947). Compositor alemán.

Entrevista de 1976.






La tecnología no nos posibilita hacer mejor música. Permitirá a más gente hacer música más fácilmente. No considero que la música se perfeccione con el tiempo. Se hace diferente y refleja el pensamiento de su época. Hay algunas conclusiones deprimentes que uno podría extraer de esto, pero me contendré...



Paul Lansky (1944). Compositor y profesor de música norteamericano.

Entrevista a electronicmusic.com (1997). Internet.






Fue a principios de los 70. Siempre había tenido la necesidad durante años de encontrar un instrumento que pudiera darme una extensión del sonido. La única solución era un sintetizador. Por supuesto, en ese tiempo, los sintetizadores que teníamos no eran tan cercanos y flexibles como los que tenemos ahora. Ahora tenemos instrumentos reales; por entonces eran muy básicos. Hoy, para tocar un sintetizador de la forma correcta, necesitas la misma cantidad de técnica que necesitarías para un violín, una trompeta, una flauta, o cualquier instrumento convencional. Esto es debido a la sensibilidad al toque. Ahora los teclados son muy sensibles, y puedes poner mucho 'feeling' en ellos. Realmente es bastante extraordinario, porque los sintetizadores son instrumentos de hace aproximadamente unos 12 años. El piano, ahora, el instrumento más conocido, ha necesitado más de 200 años para terminar de desarrollarse. Por ello resulta extraordinario que en 12 años hayamos conseguido sintetizadores que podamos considerar buenos instrumentos.



Vangelis Papathanassiou (1943). Compositor griego.






Puedes hacer una canción muy cálida con una guitarra, pero también puedes hacer una canción muy fría con una guitarra. Y con un ordenador puedes hacer una canción muy cálida, pero también una muy fría. Los ordenadores no representan la fuerza maligna que viene del futuro, como si todos fuéramos sólo números y vistiéramos uniformes, como George Orwell. Si encuentras una canción hecha con ordenadores y electricidad que no tiene sentimientos en ella, esto se debe a que nadie los puso allí. No puedes echarle la culpa al instrumento.



Björk Gudmundsdóttir (1965). Cantante y compositora islandesa.

Entrevista a Keyboard (1998). EUA.






No respeto estas cosas de plástico como instrumentos. No es un instrumento, sólo un objeto electrónico. No es real. Normalmente, un instrumento es aquel con el que puedes tocar, vivir con él. Está vivo. Es un generador sonoro... Esta es la razón por la cual no soy un auténtico fanático de los instrumentos electrónicos. Me encanta tocar y hacer música con ellos y eso es todo. Puedes tener un violín o un piano toda tu vida, pero no un sintetizador. Esta es la razón por la cual no le tengo respeto a estos instrumentos.



Frédéric Rousseau (1958). Músico e ingeniero de sonido.

Entrevista a Elsewhere Vangelis Site (1998). Internet.






El compositor que utilice equipos electrónicos sólo se verá coartado por su propia imaginación en la creación de una "orquesta" de sonidos.



Pierre Boulez (1925). Compositor y director de orquesta francés.





No existe limitación en el sintetizador. La limitación está en el cerebro de los seres humanos, y hasta que alcancemos los límites del cerebro, tenemos un largo camino que recorrer.



Vangelis Papathanassiou (1943). Compositor griego.






Cuando escuché Switched-On Bach, me di cuenta que había un instrumento verdaderamente bueno llamado sintetizador. Pensé que si podía usar el sintetizador, podría dirigir mi propia orquesta -la orquesta llamada sintetizador-, y podría tenerla a mi disposición las 24 horas del día. Siempre que sintiera la necesidad de utilizar mi propia orquesta, lo podría hacer. Así no tendría que tomarme la molestia de llamar a todos los miembros de una orquesta real y reunirlos cuando tuviera una idea que quisiera probar.



Isao Tomita (1932). Compositor japonés.






Tras tantos años y tantas veces como esta pregunta me ha sido formulada, no puedo realmente pensar en nada referente a 'los ordenadores en la música'. Sólo importa el resultado. ¿A quién le preocupa con qué se hace a estas alturas? La música existía ya antes que la electricidad, antes que la orquesta e incluso antes que los seres humanos. La música es como el amor: o lo haces o no lo haces; cualquiera que sea la causa, el precio o las consecuencias. Como predije hace muchos años, todo se ha computerizado, pero esto no cambia nada esencial - aún se necesitan oídos y altavoces-. En 1870, Richard Wagner escribió que la gente tenía la impresión de que viajaba más a causa de las carreteras, pero que ello era una completa ilusión. Los faxes y los teléfonos móviles no son más que el telégrafo de entonces y si uno lee los diarios de aquel período, se sorprenderá de la rapidez y cantidad de comunicaciones diarias. Los medios no son nada sin un fin, y el fin siempre justifica los medios por lo que se refiere al Arte...



Bernard Xolotl (1951). Compositor francés.

Entrevista a Amazing Sounds (1997). Internet.






Con los instrumentos clásicos topamos con dificultades físicas, si queremos ir más lejos estamos bloqueados. Las nuevas tecnologías permiten pasar por encima de la técnica instrumental y desarrollar la imaginación explorando nuevos campos. Igual que en arquitectura la introducción de nuevos materiales permitió construir cosas cada vez más complejas, que la madera o la piedra no permitían, en música los ordenadores permiten mayor libertad.



Pierre Boulez (1925). Compositor y director de orquesta francés.

Entrevista al diario El País. España.






Es una idea adquirida pensar que el sintetizador, por ejemplo, es algo robotizado y equivalente a una televisión, una lavadora o una máquina de escribir. Es exactamente lo mismo que colocar un piano en medio de la selva del Amazonas. Estoy convencido de que la gente de allí no reconocería el piano como un instrumento musical, porque sus propias referencias en términos musicales son sólo simples tam-tams e instrumentos de cuerda, y el piano no está entre las formas y estilos de instrumentos que ellos han asimilado culturalmente.



Jean Michel Jarre (1948). Compositor francés.

Entrevista a EM&M (1982). Reino Unido.






Todo el mundo puede hacer música porque toda esta tecnología lo hace tremendamente fácil. Lo que es interesante del futuro de la música es el bagaje cultural que la acompaña.



Brian Eno (1948). No-músico y productor británico.





Se puede y se debe usar la máquina. Está creada por el hombre y tiene alma de hombre, igual que el hombre tiene alma de Dios.



Michael Karoli (1948-2001). Violinista y guitarrista del grupo Can.






Hoy en día existen sintetizadores que requieren el mismo nivel técnico que se necesitaría para tocar el violín, la flauta o cualquier otro instrumento. Quiero decir que son hoy instrumentos reales.



Vangelis Papathanassiou (1943). Compositor griego.

Entrevista a Rolling Stone (1982). EUA.



Recuerdo que el primer sintetizador monofónico que compré costaba lo mismo que un Volkswagen, y entonces había que elegir. Creo que es una comparación muy buena, porque los sintetizadores dan mucha libertad de movimiento a los músicos.



Ralf Hütter (1946). Miembro fundador de Kraftwerk.






Si bien prefiero los sonidos acústicos siempre que es posible, con un sintetizador, puedo crear un océano, un litoral invernal, una playa en verano, una escena completa, casi inmediatamente.



Kitaro (1953). Compositor japonés.






Para mí, los samplers y secuenciadores son los didgeridoos de la época actual, que pueden tener las mismas cualidades espirituales que los santos instrumentos de nuestros antepasados. Siempre dependen de las manos en las que se encuentran.



Steve Roach (1955). Compositor estadounidense.

Entrevista a European Musician (1992). Alemania.





Los sintetizadores reciben más críticas que cualquiera de las armas que se producen en el mundo. Las bombas inteligentes que entran en un edificio a través de los conductos de ventilación, a menudo reciben una perversa especie de admiración ¡en cambio los sintetizadores son tildados de deshumanizados! Estoy acostumbrado a esta incongruencia, lo cual no quiere decir que no me sienta irritado por ello. Las máquinas no son deshumanizadas, la gente que las utiliza incorrectamente sí lo es. Ni los sintetizadores ni las cajas de ritmos lo son, los malos músicos que las hacen funcionar sí.



Vangelis Papathanassiou (1943). Compositor griego.

Entrevista a De Telegraaf (1991). Alemania.






Nunca me ha preocupado el hecho de que los sintetizadores reemplazasen a los músicos. Primero, tienes que ser músico para crear música con un sintetizador. Y segundo, jamás pensé que los sonidos del sintetizador analógico serían confundidos por sonidos de instrumentos tradicionales. Para mí el sintetizador siempre fue una fuente de nuevos sonidos que los músicos podrían utilizar para aumentar el espectro de posibilidades de crear música.



Robert Moog (1934). Ingeniero estadounidense.

Entrevista a Perfect Sounds Forever (1997). Internet.






Lo que se utiliza hoy data de hace 400 años. El futuro de la música depende de que creemos instrumentos nuevos. De explorar nuevos sonidos que no hemos inventado. Quizás los tiempos que vienen están muy unidos a los inventos electrónicos, pero también a las investigaciones en la percusión de cosas que se utilizan en Suramérica, en el Lejano Oriente, en China, Japón y en África.



Krzysztof Penderecki (1933). Compositor y director de orquesta polaco.

Entrevista al diario El País (2001). España.






Comparados con los instrumentos tradicionales que tienen una historia de muchos siglos, los instrumentos musicales eléctricos tienen una historia de sólo 50 años. Además, sus configuraciones aún no están establecidas, por tanto el intérprete tiende a sentirse desorientado. Los intérpretes de estos instrumentos equivalentes en habilidad a los virtuosos del piano o del violín todavía no han aparecido. Pienso que debemos hacer un mayor esfuerzo en estudiar los instrumentos musicales eléctricos para el futuro.



Isao Tomita (1932). Compositor japonés.

Fragmento del libreto del álbum Pictures At An Exhibition (1975).






Un sintetizador no sustituye a un instrumento acústico; puede hacer cosas diferentes y puede extenderlas. Pero, por supuesto, durante los primeros años de los sintetizadores, comenzaron haciendo sonidos bastante absurdos, tocando música clásica; realmente, todo marketing. Los sintetizadores no son para eso, son para aproximarse a la naturaleza. Aunque la gente piense que 'aproximarse a la naturaleza' pueda significar recrear un instrumento acústico, no creo en eso. Es tan próximo a la naturaleza como uno desee. No importa que instrumento utilices. La gente dice que la música sintetizada es muy fría, pero no es la música, sino quien está detrás, el músico. La diferencia está en que con instrumentos acústicos el músico sí sabe como poner esa preciosa cosa que llamamos 'alma' en el instrumento. Eso es lo que trato de hacer con los sintetizadores.



Vangelis Papathanassiou (1943). Compositor griego.






Existen dos cosas de las que carece un sintetizador. Una es que carece de un sonido que sea suficientemente idiosincrásico para ser interesante. Con esto quiero decir que todos los instrumentos naturales responden por naturaleza, es decir que responden de manera desigual, y de algún modo de forma impredecible. Ya sabes, un sonido de guitarra ligeramente diferente en cada traste, tiene imperfecciones, que forman sin duda gran parte del interés del instrumento. Un buen intérprete entenderá y utilizará esas imperfecciones. Pero los sintetizadores en general no tienen eso. La aspiración de los diseñadores de sintetizadores es producir máxima uniformidad. Y esta era en realidad la aspiración de los diseñadores de instrumentos tradicionales -los creadores de violines-, por ejemplo. Querían producir un instrumento que fuera completamente igual en timbre en cada tono. Por supuesto, fallaron, porque trabajaban con materiales que no les permitían eso, y su error es lo que los convierte en interesantes.



Brian Eno (1948). No-músico y compositor británico.

Entrevista a Keyboard Magazine (1981). EUA.






Mozart oía música en su cabeza, pero tenía que escribirla para que una orquesta la pudiera interpretar. Gracias a la tecnología te puedo dejar que oigas directamente lo que hay en mi cabeza.



Vangelis Papathanassiou (1943). Compositor griego.

Entrevista a New Hi-Fi Sound (1989).



Una de las cosas que siento que le faltan a los sintetizadores es una personalidad. Los encuentro instrumentos sin personalidad. La otra cosa que echo en falta es un sentido de contacto real entre mí como intérprete y él como instrumento.



Brian Eno (1948). No-músico y productor británico. Entrevista a Keyboard Magazine (1981). EUA.



* * *